Soirée d’ouverture
Jeudi 6 octobre. Le soleil est au rendez-vous, n’en déplaise aux détracteurs de la Bretagne, les spectateurs aussi. Une agitation inaccoutumée, ou plutôt coutumière une fois par an, s’empare subrepticement de Dinard. C’est l’ouverture. 16ème du nom. Elle commence par les sifflements de festivaliers visiblement exaspérés. Il faut dire qu’une certaine et inhabituelle pagaille a régné à l’extérieur et seuls les plus malins ou les plus privilégiés ont réussi à entrer (vous choisissez dans quelle(s) catégorie(s) m’inclure).Nous nous attendions donc forcément à une salle comble…qui se révèle finalement à moitié vide alors que de nombreux festivaliers possédant pourtant le sésame y donnant accès sont restés à l’extérieur. Certains qui semblaient y aller en rechignant voient soudain leur intérêt s’accroître étrangement à l’idée que d’autres ne puissent pas entrer et sortent brusquement de leur apathie, franchir les portes semble soudain leur être devenu vital. Je doute fort
Je voudrais arrêter là la course effrénée du temps, c’est le début du festival, un début de festival, c’est un avenir, de quatre jours en l’occurrence, empli de promesses de surprises cinématographiques, mais mes revendications, silencieuses celles-là, ne sont pas entendues et encore une fois la salle éclairée devient obscure pour mettre en lumière le premier film du festival Yes de Sally Potter, précédé d’un court-métrage Letters of service de Duncan Wellaway ayant obtenu le prix Kodak qui nous plonge dans le passé trouble d’un patient psychiatrique centenaire.
Film d’ouverture
Après le passé place au présent tourmenté, après le silence place à la musique des mots avec Yes de Sally Potter. Dans Yes Sally Potter nous raconte une histoire d’amour passionnée entre Elle, une scientifique Américaine dont le mari est un politicien qui la trompe allègrement, et Lui, un Libanais, chirurgien dans son pays qu’il a quitté pour s’exiler à Londres, une histoire dans laquelle les personnages sont confrontés aux conflits de notre génération : conflits politiques, sentimentaux ou religieux… Tout cela se déroule sous le regard ironique de la femme de ménage philosophe qui ramasse la saleté symptomatique du chagrin et des secrets que les protagonistes laissent derrière eux. Cette histoire les mènera de Londres à Belfast, de
Films en compétition
Le premier film de la compétition auquel j’assiste s’intitule Gypo, réalisé par Jan Dunn. Helen est mariée à Paul depuis 25 ans. Sa vie est monotone et glaciale. Elle est désespérée, blessée et aspire au renouveau… Paul est au bord du gouffre, lassé de se retrouver dans l’engrenage de la pauvreté. Amer, hypocrite et sectaire, Paul redoute le changement plus que tout. Puis, Tasha, une réfugiée Rom de Tchéquie fait irruption dans leur vie. Elle est en attente de son passeport britannique, son passeport pour la liberté avant tout... Comme Sally Potter dans Yes, Jan Dunn nous parle elle aussi des conséquences d’une guerre si lointaine et si proche dont l’écho est bien entendu plus vibrant que jamais après les tragiques évènements londoniens de juillet.
Ce film est rempli de bonnes intentions, c’est indéniable, dommage qu’elles soient aussi appuyées, qu’elles soient filmées et écrites de manière aussi scolaire : d’abord la forme tripartite, et les 3 lectures différentes du film par ses 3 personnages principaux, fausse originalité qui n’apporte pas grand-chose au récit. Ensuite le fond avec une histoire tellement dans l’air du temps que l’on doute de sa sincérité, que cela en devient une caricature du film social. N’est pas Leigh ou Loach qui veut. L’histoire se suit néanmoins avec plaisir malgré des couchers de soleil transitoires tellement répétitifs qu’ils en deviennent exaspérants. Soyons néanmoins indulgents pour un film réalisé en 12 jours dont nous ne pouvons par ailleurs nier l’excellente direction d’acteurs.
Vient ensuite la projection de Colour me Kubrick (Appelez-moi Kubrick), réalisé par Brian Cook, l’histoire vraie et rocambolesque d’un imposteur qui se fit passer pour le cinéaste Stanley Kubrick sur le tournage de son dernier film, Eyes Wide Shut, même s’il ignorait presque tout de son œuvre, et même s’il ne lui ressemblait pas du tout. Le réalisateur connaît d’autant mieux son sujet qu’il a travaillé pendant 30 ans avec Kubrick, le vrai, comme assistant réalisateur notamment. Là, à première vue, le film s’annonce ludique et original, malheureusement cette fois-ci mieux aurait valu rester à distance. D’abord, parce-que lorsque l’on découvre que John Malkovich interprète le rôle principal on se dit qu’il devait déjà bien avoir utilisé son talent schizophrénique avec Being John Malkovich et que cela aurait dû lui ôter tout désir de se faire passer pour Kubrick. Ensuite, parce-que lorsque l’on s’inspire d’une histoire vraie intrinsèquement originale le réalisateur doit redoubler d’inventivité pour que son film le soit sous sa propre impulsion…et ici l’inventivité fait malheureusement cruellement défaut. Nous avons davantage l’impression d’assister à des saynètes répétitives, certes parfois amusantes, sans lien ni enjeu qu’à une intrigue. Et puis, même si c’est un film dont le sujet tourne autour de Kubrick, il serait bien que les cinéastes cessent enfin de reprendre les musiques employés dans ses films comme un clin d’œil tellement usité qu’il devient un véritable panneau clignotant et qu’ils cessent de « paraphraser » l’ellipse la plus célèbre de l’Histoire du cinéma, celle de 2001, Odyssée de l’espace, comme c’est également le cas ici. Reste un agréable divertissement, un personnage, détestable et/ou fascinant, pitoyable aussi, à l’image de ses victimes dont la crédulité et l’aveuglement nous paraissent sidérants à l’image d’une société qui glorifie et qui s’incline devant une célébrité déifiée sans en distinguer les fondements et la qualité.
Le film suivant s’intitule Festival et est réalisé par Annie Griffin. Il ne se déroule pas au mois d’octobre à Dinard comme nous aurions pu le croire ou le craindre mais au mois d’Août à Edimbourg. A cette époque, en effet, la population de la capitale historique écossaise se voit gonflée par des acteurs, des metteurs en scène, des artistes de rue, des comiques, des grands noms des médias et des spectateurs. C’est dans ce récit grinçant sur les espoirs, rêves et appréhensions découlant de ce festival de comédiens que les vies d’une douzaine de personnes se télescopent. Je suis bien placée pour savoir à quel point un festival est un film en lui-même, à quel point il recèle un potentiel dramatique, à quel point cela peut être aussi théâtral, plus même, que le spectacle lui-même, à quel point tout prend une importance démesurée, à quel point les comportements sont modifiés, les réactions exacerbées et les orgueils gonflés par les feux de la rampe ou leurs reflets, à quel point la réalité même semble pouvoir basculer dans la tragédie ou la comédie d’une seconde à l’autre...et d’autant plus que j’écris actuellement un scénario sur ce même sujet (avis aux producteurs, titre provisoire Eternité fugace …) Je suis donc probablement moins objective que jamais pour donner mon opinion sur ce film. Davantage qu’à son histoire, c’est sur la caractérisation de ses personnages que s’est concentrée Annie Griffin, elle-même artiste de one-woman show, à leurs fêlures, leurs petitesses, leurs angoisses, leurs folies, leurs excès, tous se trouvant réunis lors de la remise du prix final pour lequel ils concourent ou jugent. Un film qui mêle vivacité, humour, dérision, vulgarité parfois et qui a touché le jury par « l’humanité profonde de ses personnages », dommage peut-être que ces derniers ne soient qu’esquissés, et qu’ils manquent de profondeur, ce qui aurait donné une certaine densité à ce film qui a d’ailleurs plongé dans l’ennui grand nombre de festivaliers…
Tel ne fut pas le cas de In my father’s den , coproduction britannique et néo-zélandaise de Brad Mc Gann, unanimement apprécié, et récompensé par le jury et par le public. Paul est un photographe de guerre désabusé. Il revient en Nouvelle-Zélande dans la région isolée de son enfance, à la mort de son père, et se retrouve ainsi confronté au passé qu’il avait tenté de fuir et d’enfouir 17 ans plus tôt… Le titre qui signifie « dans l’antre de mon père » nous plonge d’emblée dans une ambiance intrigante de silence et de secret, le secret d’une âme blessée comme celles des êtres qu’il immortalise dans des pays en guerre. Lui aussi est en guerre, contre ce passé qui menace de resurgir à tout instant et de balayer la face apparemment lisse du présent. Les indices sont distillés pour que nous reconstituions les évènements qui ont bouleversé ces destins, et ce qui débute comme un drame familial devient progressivement un polar palpitant. L’antre est ici à la fois le lieu du refuge et de l’ignominie et détient la clef du mystère, le secret du lien qui unit ces personnages aux destins entrelacés, mêlés par la tragédie et l’innommable, broyés aussi. Le récit n’est pas linéaire non par volonté de faire une démonstration didactique de virtuosité scénaristique mais en contraire pour complexifier intelligemment et enrichir le récit. Paradoxalement cela contribue même à sa limpidité. Chaque personnage a une double personnalité et un lien familial et sentimental ambigu vis-à-vis des autres et tous se révèlent bientôt être une pièce du puzzle de l’âme déchirée de Paul. Le rythme est particulièrement soutenu, la tension se fait de plus en plus angoissante jusqu’à la révélation finale paroxystique, une intense confrontation entre le passé et le présent. Le tout est servi par une photographie qui évolue au gré des transformations des personnages, des personnages aux caractères ciselés, et aux sentiments partagés judicieusement dépeints. Montage, photographie, direction d’acteurs, scénario, tout concourt à faire de ce film un petit bijou du cinéma britannique, un antre dans lequel je vous engage à vous réfugier...et vous risquer.
Dans Opal dream de Peter Cattaneo le refuge est plus imaginaire, l’imaginaire d’une petite fille de 7 ans inséparable de ses amis fictifs Pobby et Dingan. Même si certains se moquent et si son frère a parfois honte de cette sœur fantasque, tout le monde se prête au jeu de son imagination débordante…mais un jour Pobby et Dingan disparaissent. Pour sa famille, c’est enfin l’occasion de passer à autrechose mais la mélancolie s’empare de la petite fille à un point tel que son frère part à la recherche de Pobby et Dingan, s’engouffrant ainsi dans son rêve et son imaginaire. Ce qui à la lecture du synopsis pourrait paraître mièvre se révèle à l’écran particulièrement prenant et poignant et surtout d’une portée universelle. De ce film se dégage en effet une magie qui relève autant des contes de l’enfance que des rêves engloutis ou persévérants des adultes. Les 4 membres de la famille ont tous un rêve, qu’il soit déchu, omnipotent, exaltant ou destructeur et surtout le rêve de la petite fille est tellement prégnant que nous-même finissons par croire en la réalité de ses personnages imaginaires, comme son père croit fermement qu’un jour il trouvera cette pierre d’opale. Opal dream est un hymne enchanteur à ces rêves que nous façonnons comme une pierre précieuse et qui façonnent notre existence, des rêves éternels en lesquels il suffit finalement de croire pour qu’ils accèdent au rang de réalité, celle des rêveurs en tout cas. Avec Opal dream Peter Cattaneo a signé une magnifique adaptation du roman de Ben Rice, une véritable pépite d’or incitatrice aux rêves les plus fous en laquelle l’incurable rêveuse que je suis a trouvé un formidable écho… Et puis qu’importe finalement que les rêves ne se réalisent pas, l’essentiel est peut-être d’y avoir cru, d’avoir osé y croire… Certains cyniques trouveront probablement ce film naïf, les autres seront certainement touchés par sa profonde humanité, par sa photographie flamboyante, et par ses jeunes comédiens incroyablement dirigés. Dommage que ce film n’ait pas figuré au palmarès. Gageons que Peter Cattaneo obtiendra avec ce film un succès aussi considérable que celui qu’il avait obtenu avec The Full Monty qui fut d’ailleurs présenté en avant-première à Dinard et récompensé du Hitchcock d’or 1997.
Avec Stoned de Stephen Woolley, c’est dans un tout autre univers que nous sommes plongés : une chronique de la vie sordide et de la mort mystérieuse du cofondateur des Rolling Stones, Brian Jones (Leo Gregory), qui fut retrouvé mort au fond de sa piscine quelques jours à peine après avoir été évincé du groupe. Un film qui se veut « sexe, drogue et rock’n roll » et qui n’est malheureusement que cela, dans le fond en tout cas, la forme étant particulièrement conventionnelle et même convenue. Evidemment si nous comparons Stoned à une autre adaptation de la vie d’une rock star au cinéma, à savoir celle de Curt Cobain dans Last days de Gus Van Sant, le film de Stephen Woolley fait bien pâle figure. Blême figure même. Là où Van Sant témoignait d’un véritable point de vue de cinéaste (longs et silencieux plans séquences, personnages filmés de dos etc), Stephen Woolley se distingue par son effacement devant son sujet. S’appuyant notamment sur les déclarations d’une ex-petite amie du guitariste, Stephen Woolley accrédite la thèse selon laquelle Brian Jones ne serait pas mort accidentellement mais aurait été assassiné par une entrepreneur en bâtiment travaillant dans sa maison et qui fut autant le témoin, l’admirateur et aussi parfois la victime des excentricités de Brian Jones. On ne peut être que déçus de n’entendre aucune musique du groupe. Cela ne relevait d’ailleurs pas de problèmes de droits d’auteurs, comme l’a expliqué le réalisateur avant la projection mais d’un choix qui consistait à privilégier les musiques que Jones jouait auparavant ou qui l’inspiraient, insistant sur le fait qu’il s’agit d’un film sur un homme « stoned » et non sur les Stones. Etrange choix du cinéaste quand on voit avec quel acharnement il a essayé de donner à son image un grain suranné, façon sixties, et donc réaliste. Le dénouement est néanmoins plus intéressant, se regardant comme un polar se terminant par la mort d’un homme, mort auréolée de mystère qui, dans le parti pris (le seul) de Stephen Woolley n’en est finalement plus un.
Séance spéciale
Cette année le festival a décidé de projeter en séance spéciale, Palais royal de Valérie Lemercier, une coproduction franco-britannique dont une partie se déroule d’ailleurs en Angleterre, telles sont en tout cas les raisons invoquées pour la projection du film dans le cadre du festival. Après tout une comédie est plutôt appréciable dans une sinistre actualité que la majorité des films reflète d’ailleurs. A voir la présentation du film
Carte Blanche à Régis Wargnier
Chaque année, le festival donne carte blanche à un réalisateur, cette année le président du jury, Régis Wargnier, qui a apporté dans ses bagages deux de ses films dont le dernier Man to man que je n’avais pas eu l’occasion de voir lors de sortie. Inconditionnelle de ce réalisateur, je ne pouvais pas manquer la projection malgré l’heure tardive et l’exiguïté de la salle dans laquelle il était projeté.
1870. Le docteur Jamie Dodd (Joseph Fiennes) est fou de joie : il vient enfin de réussir à capturer deux pygmées. Il les amène en Ecosse avec l’aide d’Elena Van den Ende (Krisin Scott Thomas), une aventurière qui vend des animaux sauvages aux zoos d’Europe. Dodd et ses collègues anthropologues sont persuadés d’avoir
Régis Wargnier aime mêler drames intimes et fresques historiques, et ce Man to man s’inscrit parfaitement dans sa filmographie précédente même s’il se rapproche peut-être finalement davantage de Je suis le seigneur du château (film d’ailleurs judicieusement oppressant que je recommande à tous ceux qui le taxeraient de classicisme) que d’Indochine. On retrouve néanmoins ici son goût pour les paysages grandioses, en l’occurrence ceux de l’Afrique et de l’Ecosse, néanmoins ici filmés avec davantage de réalisme, l’âpreté du sujet et des caractères des personnages principaux ne se prêtant pas à des fantaisies photographiques. Les deux jeunes pygmées sont enfermés dans une cage comme le décor tout entier le suggère, suffocant, que ce soit par son enfermement ou sa démesure. Dans ce cadre évoluent Elena Van Ende, fière, altière, versatile (peut-être trop, son comportement changeant tellement souvent que ce personnage reste insaisissable) et Jamie Dodd qui rapidement découvre l’absurdité de ses théories et se fait l’avocat passionné des deux jeunes pygmées. La passion, là encore, certainement le caractère commun de tous ses films, Régis Wargnier aimant disséquer les tourments ou l’exaltation qu’elle suscite, l’exaltation en l’occurrence, qui imprègne tout le film d’une force épique portée par le souffle d’une belle gravité pour cette œuvre pédagogique et historique, humaniste aussi, prenant toujours la distance nécessaire pour ne pas tomber dans le pathos qui aurait desservi le sujet. Nous attendons le prochain film avec impatience, en l'occurrence une adaptation d'un roman de Fred Vargas !
Clôture et palmarès
Voila, j’ai désespérément tenté de freiner l’irréfragable écoulement du temps, l’heure du palmarès est finalement arrivée. Cette année le festival s’est à nouveau distinguée par sa convivialité, la quantité de films projetés dans un (trop) petit laps de temps (même si le festival a cette année ouvert une nouvelle salle
Après quelques interventions ubuesques des divers remettants, et notamment celle d’un exploitant qui semblait tout droit sorti du film Festival d’Annie Griffin, avec le professionnalisme qui le caractérise, Régis Wargnier a énoncé les noms des lauréats explicitant les choix du jury avec enthousiasme et…sans aide scripturale, ce qui est assez rare pour être souligné !
Le palmarès de la 16ème édition
-Le Grand prix du Festival, le Hitchcock d’or,
le prix du meilleur Directeur de la Photo, le Prix Kodak limited
décernés par le jury ont été attribué à
In my father’s Den de Brad McGann.
-Le prix du meilleur scénario, le Trophée Grand Marnier,
décerné par le jury, a été attribué à
Festival d’Annie Griffin.
-Le prix Première du public a été attribué à
In my father’s Den de Brad McGann.
-Le prix Entente Cordiale du British Council a été attribué à
X-Mass de Scott Flockhart.
-Le prix Cinécinécourt de CinéCinéma a été attribué à
Du soleil en hiver de Samuel Collardey.
Les films projetés au festival du film britannique de Dinard 2005 vus et recommandés par « Mon festival du cinéma » :
-In my father’s Den de Brad McGann
-Opal dream de Peter Cattaneo
-Yes de Sally Potter
-Man to man de Régis Wargnier
Pour débattre du festival du film britannique n’hésitez pas à participer au forum ou à laisser vos commentaires ci-dessous.
Par ailleurs, vous pouvez toujours voter pour "Mon festival du cinéma" qui participe au concours du "meilleur blog cinéma". Ce concours proposé par HautetFort implique néanmoins de créer un nouveau blog avec Blogspirit, par conséquent pour voter rendez-vous sur le blog suivant : In the mood for cinema dont le contenu est similaire à celui de "Mon festival du cinéma" puis cliquez sur "Notez ce blog" en haut de la page d'accueil. Cela ne vous prendra que 5 secondes! "Mon festival du cinéma" comptabilise aujourd'hui plus de 6000 visites par mois. Il ne dépend que de vous qu'il prenne encore davantage d'ampleur...
En attendant de prochains festivals, ce site continuera à être enrichie de critiques de films et d’évènements cinématographiques divers. La semaine prochaine retrouvez d’ores et déjà mon compte-rendu de la rencontre avec les frères Dardenne qui aura lieu lundi prochain…
En attendant le récit de mes prochaines pérégrinations cinématographiques vos commentaires restent les bienvenus…